Чикагский саксофонист Кен Вандермарк: двухдневная «резиденция» в Москве — интервью «Джаз.Ру»

1
реклама на джаз.ру erid: 2VtzqwQMMpF рекламодатель: лютова анастасия владимировна инн: 860106486990
АНАСТАСИЯ ЛЮТОВА ГЕРШВИН 27.09.25
АНАСТАСИЯ ЛЮТОВА ГЕРШВИН 27.09.25
АНАСТАСИЯ ЛЮТОВА ГЕРШВИН 27.09.25
АНАСТАСИЯ ЛЮТОВА ГЕРШВИН 27.09.25

Nobodies’ Music представляет: 22 и 23 ноября в Москве проведёт двухдневную «резиденцию» чикагский саксофонист и кларнетист Кен Вандермарк.

Программа первой в России двухдневной «резиденции» (она же мини-фестиваль) ведущего американского новоджазового саксофониста среднего поколения будет крайне насыщенной: в первый день Вандермарк представит в Культурном центре «ДОМ» несколько малых составов, центральным из которых будет его дуэт с одним из ключевых музыкантов «электроакустической импровизации», австрийцем Кристофом Курцманном. Впервые в России сыграет также чикагский барабанщик Тим Дэйзи, в том числе в квартете с «двойными» ударными — со специальным гостем, венгерским барабанщиком Балажем Панди (Balázs Pándi). Второй день «резиденции» будет полностью посвящён выступлению квартета Made To Break — основной группе Вандермарка в последние годы. Вандермарк, Кристоф Курцманн, Тим Дэйзи и басист Яспер Стадхоудерс представят свой новейший релиз — альбом «Trebuchet», который увидел свет 11 ноября.

Ken Vandermark (photo © Jim Newberry)
Ken Vandermark (photo © Jim Newberry)
  • 22 ноября, среда. Ken Vandermark Introduction
    Соло: Яспер Стадхоудерс (Jasper Stadhouders, Нидерланды) — бас-гитара, эффекты
    Трио: Кристоф Курцманн (Christof Kurzmann, Австрия) — электроника, Курт Лидварт (Россия) — электроника, Тим Дэйзи (Tim Daisy, США) — ударные и перкуссия
    Дуэт: Christof Kurzmann and Ken Vandermark (США) — саксофоны, кларнет
    Квартет: Кен Вандермарк (Ken Vandermark) — саксофоны, Яспер Стадхоудерс (Jasper Stadhouders, Нидерланды) — бас-гитара, эффекты, Тим Дэйзи (Tim Daisy, США) — ударные и перкуссия, Балаж Панди (Balázs Pándi, Венгрия) — ударные и перкуссия
  • 23 ноября, четверг. Made To Break
    Кен Вандермарк — тенор-саксофон, баритон-саксофон, кларнет; Кристоф Курцманн — электроника; Яспер Стадхоудерс — бас-гитара; Тим Дэйзи — ударные

ВИДЕО: Made To Break «Dial The Number», джаз-фестиваль в Скопье, Македония, 2016
httpv://www.youtube.com/watch?v=bUu8a3W9KIg

erid 2VtzqxQ3rSe рекламодатель: фонд игоря бутмана, инн 7709474010 - продолжаем читать текст после рекламы
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ФОНДА ИГОРЯ БУТМАНА НА ОЗОНЕ
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ФОНДА ИГОРЯ БУТМАНА НА ОЗОНЕ
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ФОНДА ИГОРЯ БУТМАНА НА ОЗОНЕ
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ФОНДА ИГОРЯ БУТМАНА НА ОЗОНЕ

Культурный центр «ДОМ» (Б. Овчинниковский пер 24/4, м. Новокузнецкая, тел. +7(495)953-7236). Начало в 20:00.
Стоимость входного билета на один концерт – 1500 ₽. Двухдневный абонемент – 2500 ₽ в предпродаже в КЦ «ДОМ»

Вандермарк на обложке «Джаз.Ру»Перед выступлением Кена Вандермарка в Москве саксофонист, который неоднократно давал интервью «Джаз.Ру» и даже был на обложке бумажного «Джаз.Ру» №6/7-2011, вновь обратился к нашим читателям. На этот раз с ним беседовал Богдан Кравцов. Интервью состоялось в Сант-Анна-Аррези на острове Сардиния.

Кен Вандермарк — выдающийся американский музыкант из Чикаго. Кен играет на саксофонах и кларнетах. Среди известных проектов с его участием — The Vandermark 5, The Resonanсe Ensemble, Made to Break, DKV Trio, дуэт с Полом Нильссеном-Лавом, «Чикагский тентет» Петера Брётцманна и многие, многие другие. Выпущено более чем 250 записей с его участием. В 1999 году он получил «стипендию Макартура», что позволило ему организовать крупный трансатлантический проект Territory Band. Курирует концерты экспериментальной и современной музыки в Чикаго. В ноябре Кен Вандермарк проводит двухдневную резиденцию в Москве.

Саксофоны и кларнеты

В основном ты играешь на трех инструментах: баритон-саксофон, тенор-саксофон и кларнет, так?

— Да. Ещё я играю на бас-кларнете, но из-за ограничений авиакомпаний на ручную кладь в поездки по Европе я обычно беру с собой только эти три. Мне нравится бас-кларнет, но приходится выбирать, а у тенора больше возможностей, когда играешь в громком ансамбле. Бас-кларнет в этом отношении довольно сложный инструмент. Есть музыканты, например, Руди Махалл, которые могут играть на бас-кларнете очень громко. Но для этого ты должен сфокусироваться только на одном инструменте и упорно выстраивать свой звук, чтобы он был достаточно громким. Дома я играю на бас-кларнете — например, он звучит на последнем альбоме нашего дуэта с Нэйтом Вули «All Directions Home».

Ken Vandermark
Ken Vandermark

Есть ли у твоих инструментов отличительные черты?

— Скажем так, мне интереснее разобраться, какая между ними разница, и потом развивать, исследовать эти черты, а не выработать способ игры, который можно использовать на любом из этих инструментов. У них разные регистры и тембры. Большинство приёмов, которые я использую, играя на кларнете, я не применяю к тенор-саксофону, и наоборот. Так что достаточно сложно описать разницу между инструментами.

Что касается кларнета, то некоторые вещи я не могу на нем сыграть чисто технически. Настоящий кларнетист, например, Аб Барс, может проделывать с кларнетом такие вещи, о которых я даже мечтать не могу. Но я нашел несколько приёмов — хотелось бы верить, моих собственных, характерных приёмов, — которые мне нравятся с точки зрения звучания и которые помогают мне развивать музыкальную мысль. То же самое с тенор-саксофоном. Есть приемы управления громкостью или обертонами, которые различаются у кларнета и баритон-саксофона. Технически я мог бы сыграть точно так же, но они настолько разные, что ничего хорошего бы не вышло. У разных инструментов своя собственная музыкальная индивидуальность, и мне интересно её исследовать и глубже в неё погружаться.

Резиденция в «Стоуне»

2016 год начался с твоей недельной резиденции в легендарном клубе The Stone в Нью-Йорке.

— Это событие необычайно важно в плане моего личного развития как музыканта. Получить приглашение от Джона Зорна организовать резиденцию — это большая честь, и я отнесся к этому очень серьёзно. Если посмотреть, кто раньше проводил такие недельные резиденции, — это будет невероятный список.

Джон с самого начала отметил, что идея в том, чтобы представить разные составы в каждом сете, и предполагалось, что я буду играть в каждом из них, а всё это вместе должно дать представление о том, какова моя музыка именно сейчас, что именно я делаю. Я действовал строго по этому плану.

Я связался со многими европейскими музыкантами, что было полным безумием, потому что все концерты в «Стоуне» оплачиваются с билетов. Нет никаких дополнительных источников платежей, так что все деньги на перелёты, проживание, гонорары — всё это оплачивается из тех денег, которые слушатели заплатят за вход. А там не очень большой зал, 70 мест или около того. В итоге пришло достаточно людей, чтобы выплатить обещанные гонорары и покрыть неизбежные расходы, и хотя я не получил с этого никаких денег, уже то, что я вышел в ноль, было удивительно, если учесть, что в резиденции приняли участие около 25 музыкантов.

Но самое главное, конечно, это творческая сторона, ради которой мы и занимаемся всем этим, потому что с точки зрения заработка это худшая из профессий. Творческая составляющая — это и есть наша основная прибыль. И этот небольшой фестиваль был прекрасным опытом, одним из лучших за всё время, что я занимаюсь музыкой. Во многих сетах были люди, которые никогда раньше не играли вместе. Например, это был первый раз, когда Пол Нильссен-Лав играл вместе с Уильямом Паркером. Заранее не знаешь, сработает это или нет. Да, они оба выдающиеся музыканты. Безусловно, все, кого я пригласил, — среди моих любимых исполнителей. Но дело не в этом. Должна быть ещё химия, связь между элементами, поэтому ты никогда не знаешь, как люди будут играть друг с другом. И за то, что всё получилось, я благодарю музыкантов: все слушали друг друга, сотрудничали друг с другом на сцене и отдавались полностью. Десять концертов записаны, так что если я получу разрешения у всех музыкантов, то выпущу хороший бокс-сет с буклетом.

Двенадцать концертов за шесть вечеров, каждый раз с новыми музыкантами. Как у тебя получается переключаться так быстро?

— Честно говоря, от того, что каждый концерт был новым, было только легче. Все вечера были разными, и даже концерты в один вечер всегда были разными. Хороший пример — это вечер, когда в первом отделении я играл в квартете с Кристофом Курцманном, Мариной Розенфельд и Оккюнг Ли, а во втором — с Полом Нильсcеном-Лавом, Уильмом Паркером и Стивом Свеллом. Сложно представить себе более разную музыку.

Я сам переживал, как всё получится. Но в конце концов это оказалось проще, потому что ты играешь концерт, уходишь глубоко в эстетику именно вот этих конкретных 45 или 50 минут, и когда они заканчиваются, тебе нужно сделать перерыв, переключиться, очистить голову — и когда подходит время играть следующий сет, ты начинаешь с чистого листа. То, что ты делал в первом сете, просто не применимо во втором. Каждый раз я оказывался в совершенно новой вселенной, каждый день звучала совершенно новая музыка, и это работало так, как нужно.

Почему же в программе не было сольного выступления?

— Я думал об этом, но сложилась довольно лестная для меня ситуация. Я пригласил всех, кого хотел, понимая, что все музыканты очень, очень занятые люди. И я предполагал, что половина из них мне откажет просто потому, что у этих людей запланировано что-то другое на это время. Но почти все согласились, и мне пришлось как следует поломать голову, чтобы уместить всех этих музыкантов в программе, потому что я уже не мог сказать: «Спасибо, что согласился, но мест уже нет». И если до того, как я получил ответы от музыкантов, я ещё мог думать: «Почему бы не сделать сольный сет?», то после этого я думал только о том, что у меня есть шанс выступить со всеми эти прекрасными музыкантами, и это гораздо лучше. Так что соло будет в другой раз.

Кстати, Зорн попросил меня провести ещё одну резиденцию в 2018 году. И она уже забронирована. За полтора года вперед! Невероятно. Это снова будет первая неделя января. И это ещё один рискованный момент. В этот раз мне повезло с погодой. Да, было холодно, но не было ни снежной бури, ни резких заморозков, которые помешали бы самолетам приземляться…

Помимо собственно резиденции, на той неделе произошло много воодушевляющего. В понедельник я впервые играл с Джоном Зорном: он организовал благотворительный концерт и предложил мне присоединиться. Я сходил на выставку скульптур Пабло Пикассо и на выставку Валида Раада. Я гостил в доме Нэйта Вули. Провел несколько дней с Сильви Курвуазье и Марком Фелдманом и наблюдал этих блистательных музыкантов и в рабочей, и в домашней атмосфере, восхищаясь тем, насколько они организованы. Дисциплина, принципиальность этих людей сильно мотивирует. Я уезжал из Нью-Йорка вдохновлённым и раззадоренным. И это здорово.

Большие ансамбли

Мы на джазовом фестивале в Сант-Анна-Аррези на Сардинии, так что я предлагаю поговорить о твоём выступлении с NU Ensemble Матса Густафссона. Это большой ансамбль: 14 музыкантов и дирижёр. Одна пьеса на семьдесят минут, несколько репетиций и всего один концерт. Расскажи, как тебе работается в таком формате.

— Матс долго работал над сочинением музыки, но не менее важно то, какой потрясающий ансамбль он подобрал. Это часть работы композитора — решить, кого пригласить, держать в голове их музыкальную индивидуальность, а не только набор инструментов. Если бы играли другие трубачи и саксофонисты, музыка была бы о другом.

Кроме того, очень сложно одновременно быть исполнителем в ансамбле и дирижёром такого произведения. А для уверенности в том, что все идёт правильно, этой пьесе необходим дирижёр. В ней хватает и прописанных в нотах текстур, и ритмически открытых эпизодов, и, наоборот, строго артикулированного темпа, — в общем, без дирижёра не обойтись, особенно если есть всего два дня на репетиции. Если бы у нас было две недели репетиций, много концертов, некоторые из этих элементов были бы согласованы и отработаны, но в таких жестких временных рамках дирижёр делает исполнение гораздо более эффективным. Так что дирижёр, которого пригласил Матс, — Бас Вигерс — был ключевым элементом нашего выступления. Он играл вместе с нами, взаимодействовал с музыкантами и руководил исполнением, определяя течение импровизации. Он не просто отсчитывал ритм. Он был центральной фигурой на многих уровнях.

Кто-то может сказать, что непрактично вкладывать столько денег в крупный проект, у которого может быть всего одно выступление. Но такие проекты дают музыкантам большой новый опыт и впечатления, которые сложно переоценить. С половиной этих музыкантов я никогда раньше не играл. А теперь у меня появились творческие отношения с людьми, с которыми я был бы рад играть снова и с которыми я бы иначе не встретился.

Это как большой камень, брошенный в озеро, и круги, которые ещё долго расходятся от него в разные стороны. Банальность, но так оно и есть.

Эта пьеса была построена на музыке Фрэнка Заппы. Что она для тебя значит?

— Хороший вопрос. Забавно, но я не очень интересуюсь музыкой Фрэнка Заппы. Мне она не нравится. Безусловно, я уважаю его как музыканта, он очень серьёзно относился к тому, что он делал. Он был крайне продуктивным и творческим человеком. Он активно защищал права музыкантов и свободу слова, ярко выступал в Конгрессе в восьмидесятых, когда ужесточали цензуру в музыке. Как личность Заппа был восхитителен. Но его музыка меня не трогает. Говорят, что люди делятся на два лагеря — Заппы и Капитана Бифхарта. Так вот я в лагере Бифхарта.

Это в большой степени пьеса Матса, но она собрана из чужого материала. Он применил метод нарезок Брайона Гайсина и Уильяма Берроуза и к текстам, и к композициям. Тем самым он освободился от музыкальной техники Заппы и создал нечто совершенно новое. Он очень ответственно проработал свою пьесу, привнёс недостающую строгость в музыку Заппы, поэтому и музыканты отнеслись к проекту очень серьёзно.

Ken Vandermark
Ken Vandermark

За свою карьеру ты был лидером как минимум четырёх больших групп: The Vandermark 5, Territory Band, The Resonance Ensemble и Audio One. Что они для тебя значат? В чём между ними разница?

— Для начала я хочу сказать, что The Vandermark 5 для меня — это небольшой ансамбль. Идея была в том, чтобы маленькая группа звучала, как большая, насколько это возможно. Я был впечатлён группами 1950-х с Западного побережья, их великолепными аранжировками. Септет мог звучать, как биг-бэнд, и я поражался — как они это делают? А список моих больших групп нужно начать с ранних лет «Чикагского тентета» Петера Брётцманна. Это был первый ансамбль с постоянными исполнителями, для которого я не раз писал музыку; этот опыт помог мне разработать свои методы композиции для больших групп.

Эти методы я применял и развивал, работая с Territory Band. Этот проект был построен на моём интересе к классическому американскому фри-джазу 1960-х и европейской свободной импровизации 1970-х и 1980-х. Это и определило состав ансамбля: несколько чикагских музыкантов, с которыми я уже работал раньше, плюс электронщики Кевин Драмм и Лассе Мархауг, а затем и экспериментальный трубач Аксель Дёрнер и другие. Мы хотели посмотреть, что произойдет, если соединить две эстетики с двух разных континентов. В этом была основная движущая сила Territory Band.

The Resonance Ensemble тоже был частью этого исследования. Меня вдохновил Марек Винярский, основатель лейбла Not Two, организатор множества концертов в Кракове. Я приезжал в Польшу много раз — и с The Vandermark 5, и с другими составами, и как-то поделился с Мареком своим желанием поработать с музыкантами из Восточной Европы. И Марек предложил собрать большой ансамбль.

Так в группе появились Миколай Тшаска, Марк Токар и Вацлав Зимпель. А в первом составе был ещё и Юрий Яремчук. Кроме того, я позвал людей, с которыми я не работал раньше: американского тромбониста Стива Свелла и известных мне музыкантов из Европы — Магнуса Бру и Пера-Оке Хольмландера, а также Тима Дэйзи, Дэйва Ремписа и Майкла Зеранга из Чикаго.

Это был новый опыт для меня, потому что и в The Territory Band, и в «Чикагском тентете» я сочинял музыку для исполнителей, которых знал, а в The Resonance Ensemble я впервые писал музыку для тех, кого я не знал, а это совсем другое. И это был единственный раз, когда у меня была неделя на то, чтобы написать музыку, до того, как соберутся музыканты. У меня не было никаких других дел, так что я просто сидел в номере и сочинял музыку целый день. Накопить идеи заранее — это роскошь, которой у меня никогда раньше не было. Это было невероятно. Так что это было особенное время.

Что касается Audio One… Есть вечная проблема с большими группами — очень мало времени на репетиции. Недостаточно просто раздать ноты, нужно рассказать и о цели, тогда люди будут играть необычные вещи. Я подумал, что если я соберу группу из музыкантов, которые живут в Чикаго, я смогу этой проблемы избежать, потому что мы можем собраться и порепетировать, даже если у нас не запланирован концерт. Но это не сработало. Проблема оставалась, потому что все они — выдающиеся музыканты, у всех есть свои ансамбли, и они настолько заняты, что всё закончилось так же, как если бы все были из разных стран, потому что даже репетицию приходилось планировать за полгода вперед, и только на время прямо перед концертом. Я был разочарован.

Я ещё не понял, как это сделать, но я мечтаю создать большой ансамбль, с которым можно будет работать несколько лет, для которого я смогу писать музыку и не быть ограниченным временем, чтобы развивать и исследовать это музыкальное направление. Потому что я обожаю писать музыку для больших ансамблей. Но для этого мне нужно будет решить две проблемы: время и деньги.

Made To Break
Made To Break

Кино и музыка

Поговорим о культурном и социальном контекстах. Очень часто ты посвящаешь свои композиции различным деятелям искусства — режиссёрам, художникам и поэтам. Расскажи, есть ли вообще связь между тем, что ты видишь в музеях, что читаешь или слушаешь, и твоим собственным творчеством?

— Да, определённо. Конечно, я уделяю очень много времени созданию музыки, слушаю музыку, сотрудничаю с другими музыкантами. Но я интересуюсь и другими видами искусства. У меня нет сомнений, что они указывают мне направления, в которых я могу развивать свою музыку. Они учат, что и как можно делать в искусстве, как раздвигать собственные рамки как мыслителя, как структурировать и организовывать, и так далее. Исследуя музыкальную структуру и форму, я всё меньше и меньше находил в чужой музыке того, что отзывалось бы во мне новыми идеями. И тогда я обратил пристальное внимание на кинематограф. Я наблюдал за формой и структурой в ином контексте, с другой точки зрения. В частности, на меня очень сильно повлиял Жан-Люк Годар — с точки зрения моих подходов к организации процессов и созданию отсылок. И здесь большое значение имеет память слушателя. Что будет, если слушателю дать какой-то элемент композиции в один момент, а потом снова обратиться к этому элементу через какое-то время?

Это как в фильме Годара «Жить своей жизнью» — в нём столько цепочек взаимоотношений, что в процессе просмотра ты постоянно задаёшься вопросами о том, что ты смотришь и что видишь, и что же на самом деле происходит. Вот что зацепило меня в этом фильме с самого начала: крупный план лица главной героини, Наны, фоном звучит фортепианная мелодия Мишеля Леграна, потом она внезапно обрывается, как будто кто-то убрал иглу с пластинки. Камера теперь смотрит на Нану в профиль и у неё такой вид, как будто это сделала она. И ты думаешь: «да, это круто». Потом сцена повторяется: Нана, прерывается музыка, Нану показывают в профиль. Сначала ты думаешь, что это действительно был повтор, а потом ловишь себя на мысли, что нет, это не та же самая сцена. Нана двигается иначе и вообще всё выглядит чуть-чуть по-другому. Осознание этого полностью изменило моё восприятие фильма. Или вот, в одной из первых сцен она сидит за столиком в кафе, перед ней стоит официант или бармен, и вроде бы они разговаривают друг с другом. Потом он уходит и ты понимаешь, что она не смотрит в камеру и разговаривает с кем-то, кто сидит рядом. И так из раза в раз в этом фильме! Посмотрев его, я понял, что примерно то же самое я бы хотел сделать в музыке. Можно создавать взаимоотношения между импровизаторами и композицией, это и будет поисками формы. Для меня это очень важно и увлекательно.

Когда перед тобой скульптура, её можно обойти, рассмотреть со всех сторон, подметить какие-то мелочи. Фильм всегда можно пересмотреть. Но если мы говорим о фри-джазовом концерте, то, так как по большей части это музыка импровизированная, по нотам то же самое в следующий раз не сыграть.

Многие концерты записывают, но понятно, что запись не может передать всех эмоций, которые имеют место на концерте. Как ты думаешь, есть ли у записей какие-то преимущества перед «живыми» выступлениями?

— Я полностью согласен с тем, что концерты важнее всего. Для того чтобы понять что-то об этой музыке, нужно слушать её живьём настолько часто, насколько это возможно. И я, честно говоря, думаю, что это верно о музыке вообще, но уж точно это так в отношении музыки, основанной на импровизации. Я думаю, далеко не все это понимают. В наше время очень редко когда группам представляется возможность сыграть несколько дней подряд в одном городе и это большая проблема. Ведь понять, что именно делают те или иные импровизаторы, можно только несколько раз послушав, как они играют и взаимодействуют друг с другом, как музыка развивается, почему она каждый вечер разная и как именно она изменяется. В этом для меня главный смысл: пользоваться возможностями, рисковать и таким образом находить что-то новое. Если было бы иначе — я бы не играл эту музыку.

Выдающийся британский барабанщик Пол Литтон сказал однажды, что импровизация — это отношение. И это отличная формулировка, я согласен с ним на сто процентов. Импровизация — это от начала и до конца твой подход к музыке.

Что касается записей, то тут есть несколько моментов. Во-первых, я думаю, что важная функция записей — документация творчества. Например, я никогда не слушал Джона Колтрейна живьём, и когда я смотрю или слушаю запись какого-то его концерта, конечно, я получаю удовольствие, но точно знаю, что это не то же самое, что быть на том концерте лично. И когда ты разговариваешь с кем-то, кто видел Колтрейна живьём, — например, с Джо Макфи, — ты понимаешь и чувствуешь, что это был концерт, который изменил его жизнь. И хотя музыка Колтрейна для меня очень и очень важна, факт в том, что у меня такого опыта не было. Я не стоял там в толпе, не видел его самого и не слышал, как его музыка рождается в моём присутствии. Понятно только, что это было экстраординарное событие для любого из тех, кому посчастливилось там быть. Поэтому всё, что мне остаётся, — это слушать записи, и иметь возможность ознакомиться с его музыкой очень важно для меня как для музыканта. Так что хорошо, что записи существуют.

При этом меня часто критикуют, — и, возможно, справедливо — за то, что я выпускаю много дисков. Но речь не идёт о гонке за количеством. Чтобы понять, что делаю я и многие мои коллеги-музыканты, нужно знать контекст. Мы все пытаемся расширять границы и открывать новые возможности. То же самое делал, например, Майлз Дэйвис, один из моих любимых музыкантов, который непрестанно развивался, играя абсолютно разную музыку на протяжении всей его карьеры: от работы с Чарли Паркером до середины семидесятых, развитие от бибопа до кул-джаза, его группы, выпускавшиеся на лейбле Prestige, сотрудничество с Колтрейном и Уэйном Шортером, электрический период и так далее — это потрясающие, удивительные десятилетия.

У The Vandermark 5 альбомы выходили каждый год. Но, если послушать первый альбом, четвёртый и, скажем, последний, можно осознать развитие творческих стратегий. А в те годы я работал и с Territory Band, и в дуэте с Полом Нильссеном-Лавом, и с другими группами. Эти группы существовали параллельно, и все они имели для меня одинаковое значение. И так получается, что за год может выйти, например, шесть записей, потому что шесть разных групп были активны в этом году, и для каждой из них пришла пора зафиксировать созданное.

Чтобы развиваться, мне необходимо заниматься такими вещами, которые я не понимаю, экспериментировать с чем-то, за чем я специально не слежу, и исследовать то, в чём я мало разбираюсь. Я хочу делать то, чего никто не ждёт. Моя задача — в том, чтобы удивлять; моя работа — опровергать любые ожидания.

Ты играешь импровизационную музыку, но в очень широком диапазоне, а иногда и нотированную музыку, причём не только свою, но и других авторов. Есть ли какие-то общие качества, присущие твоей музыке в целом? Как ты в принципе понимаешь термин «фри-джаз» и можешь ли ты как-то классифицировать то, что играешь сам?

— Для меня такой общей чертой является работа с людьми, которые заставляют меня развиваться. Поэтому я всегда стараюсь работать с теми, у кого больше опыта и знаний в той или иной эстетической парадигме. Самые очевидные примеры такого сотрудничества — это мои контакты с Джоном Тилбери и Эдди Прево из AMM, а также с покойным Гетачеу Мекуриа и другими музыкантами из Эфиопии. Эти люди делали совсем другую музыку, нежели я. То, как они работают, было поначалу выше моего понимания. Десятки лет они занимались творческими исследованиями культурных пластов, которых я едва касался. Я очень многому научился благодаря им, и очень им за это признателен. На мой взгляд, это лучший способ обучения из всех возможных — оказаться в ситуации, когда от тебя требуется отдать всё ради того, чтобы прогрессировать.

То есть, общность всех моих проектов — в том, чтобы принимать новые вызовы и не бояться идти на риск. Я не хочу предсказуемости; я не желаю знать, что будет дальше. В противном случае я играл бы другую музыку. Я хочу всегда иметь возможность открывать что-то новое и такие открытия могут быть как в написанной музыке — в процессе сочинительства, так и во время спонтанного музицирования, то есть импровизации. И я очень люблю, когда эти два подхода соединяются в одной пьесе. При этом мне не хотелось бы знать все наперёд. Как говорил Джон Кейдж: «Нельзя быть экспертом в том, чего не знаешь». Вот это и есть то, где я хочу быть, — вне зоны комфорта, потому что так должно быть в той сфере, в которой я работаю как импровизатор. Там, где мы должны изобретать что-то новое, или по крайней мере пытаться это делать.

Если вернуться к примеру с Гетачеу и AMM, я думаю, важно понимать, что это как разные планеты. И всё, что находится между ними, тоже отстоит друг от друга эстетически, поэтому нельзя говорить о том, может ли Гетачеу звучать, как AMM, или наоборот. Их схожесть лишь в том, как глубока их музыка, как она невероятно детально проработана, с какой дисциплиной, упорством и страстью они занимались и занимаются своим творчеством, в том числе, естественно, во время живых выступлений.

И тут опять вспоминаются слова Пола Литтона про подход к импровизации… Я очень многому научился, играя с Литтоном. Однажды он сказал мне: «Слушай, мы все обожали музыку квартета Колтрейна, но понимали, что не сможем сделать так, как они, да и никто не смог бы. Но мы должны найти своё собственное и делать это на том же уровне». И он спросил меня: «А что собираешься делать ты?». Вот это, в двух словах, и есть то, что я пытаюсь сказать. Важен подход. Подход и отношение, которое я вижу у Пола Нильссена-Лава, Пола Литтона, Матса Густафссона, Гетачеу Мекуриа и Джона Тилбери, и оно мне нравится. Всё остальное — частности.
ВИДЕО: Ken Vandermark Made To Break — Нова Горица, Словения, 2016
httpv://www.youtube.com/watch?v=UuhA0u2JOq8

реклама на джаз.ру

1 КОММЕНТАРИЙ

Добавить комментарий для Николай Шиенок Отменить ответ

Пожалуйста, напишите комментарий!
Пожалуйста, укажите своё имя